HIRUGARREN BELARRIA

HIRUGARREN BELARRIA III: Gerraren soinuak

hb3

Hirugarren Belarria (Los sonidos de la guerra)
10-11-12 septiembre de 2013
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa)
hirugarrenbelarria.audio-lab.org

EGITARAUA PDF

La cohesión social a la que inducen tanto la música como el sonido, el interés por la ritualidad pública y sus mutaciones, las consecuencias que el desarrollo tecnológico ha acarreado en la percepción, son temas a los que recurrimos una y otra vez en el curso de este seminario sin fin. La insistencia en el análisis de estos debates, y su actualización en el contexto del proyecto “Tratado de Paz” que con motivo del bicentenario del incendio de Donostia-San Sebastián se está llevando a cabo en diversas localizaciones, nos llevan en esta edición de Hirugarren Belarria a tratar la cuestión militar en toda su complejidad y violencia sonora.

Aunque nada parece en ocasiones más lejos de la violencia que los afectos propios del refinamiento musical, es evidente que la mística bélica ha sido, y es, inseparable de las proclamas, himnos y aclamaciones orientadas a insuflar pasión en aquellos que luchan. La música afecta a los cuerpos, los emplaza a la marcha y de alguna forma simula la propia acción guerrera. No es extraño, por lo tanto, pensar que en muchas academias militares la música fuera justamente parte del currículum, junto a materias como la esgrima o la equitación.
Es esta subordinación del cuerpo a la función, la que tanto enfureció a Simone Weil en sus críticas a las guerras revolucionarias. En un texto escrito en 1933, pocos años antes de partir al frente aragonés para luchar junto a la Columna Durruti, Weil llega a considerar la guerra como una prolongación de los sistemas productivos industriales, siendo incapaz, por lo tanto, de generar ni de sostener ningún proceso revolucionario beneficioso para las clases populares, debido a la obediencia ciega que implica. De forma un tanto resumida, digamos que esta capacidad conductora de la música (eso que un día Gilles Deleuze definía como su potencialidad fascista) no es otra cosa que su genio para someter el cuerpo a un orden que busca causar ciertos efectos; independientemente de su naturaleza ideológica, y de la gimnástica que ésta precise (desfile, manifestación, flashmob o ejercicios atléticos).

Se mire como se mire, es difícil separar el imaginario de la escucha y la guerra. La identificación emotiva para con los distintos estilos musicales que el espíritu moderno ha desarrollado (folk, pop, rock…), parece inspirarse en una cierta pertenencia a distintos “bandos”. No olvidemos que para los nacionalismos europeos configurados en el siglo XIX, fuertemente influenciados por las ideas románticas, la música encarnaba más que ningún otro arte, el espíritu de la nación. Al mismo tiempo, en las clases populares, estos desarrollos iban tomando nuevas formas. Tradiciones modernas transmitidas a través de cancioneros, en ediciones impresas, pero también oralmente, siendo cantadas en las tascas, en las calles y en los cafés. Así, la llegada de la modernidad agudizó las tensiones entre la música como representación del Poder y la música como sentir popular.

En julio de 1813 Beethoven iniciaba la partitura titulada Sinfonía de batalla sobre la victoria de Wellington en Vitoria, una pieza clave para situar su música en la época y evaluar sus efectos. La primera parte de la sinfonía imita la batalla contraponiendo canciones populares de los dos bandos enfrentados. Pero no podemos olvidar que en esta obra Beethoven colaboró estrechamente con un peculiar personaje llamado Johann Nepomuk Maezel, ingeniero austríaco al que se le atribuyen inventos tales como el metrónomo, los audífonos o el Panarmonicón, una especie de teclado mecánico capaz de reproducir los sonidos de toda una orquesta militar, incluyendo cañonazos y disparos. La historia del diseño sonoro establece aquí otra de sus piedras angulares: los sintetizadores y los efectos especiales en los que tanto se esmera la industria del entretenimiento, y por consiguiente la infinidad de aplicaciones sonoras que se utilizan en el campo de batalla después de la Segunda Guerra mundial (los LARD o agresivos altavoces utilizados para espantar a las masas, así como los contemporáneos y no menos ruidosos Drones).

Reivindicar la escucha y una forma sonora del saber, pensar que a través de ellas podemos agudizar el análisis crítico, exige atenuar en parte, la inocencia auditiva. La multiplicación de las tecnologías reproductivas ha creado un nuevo paisaje sonoro que nos ha dejado sordos y mudos en más de un sentido, sin herramientas para entender los artificios ideológicos que se nos presentan delante de nuestros oídos y con los que tratamos diariamente. De ahí la importancia de comprender los juegos, ritmos y acentos de la música y el lenguaje. Pues tan solo desde ese lugar se podrá escuchar con acierto aquello invisible, que corre por encima y por debajo de ellas.

PROGRAMA

Martes 10 de septiembre / ARTELEKU
17:00 Presentación de las jornadas
17:30 Conferencia / Peter Cusack: Sonidos de lugares peligrosos
19:00 Conferencia / Joe Banks: Rorscharch Audio

Miercoles 11 de septiembre / ARTELEKU
18:00 Conferencia / Alku: Less Lethal vol 2
19:00 Conferencia / Eduardo Gil Bera: La diosa de la guerra en la épica griega

Jueves 12 de septiembre / Bajos de la BIBLIOTECA MUNICIPAL
18:00 Conferencia / Karlos Sanchez Ekiza: «Era vibrante como el grito de las Walkirias»: La Ezpata-dantza de la ópera Amaya.
19:00 Concierto / Khantoria: Las huellas de Bereterretche
20:00 Coloquio / Ander Berrojalbiz: El arte consiste en ocultar el artificio

HOTS! RADIO #44 online

Nuevo podcast en nuestra radio online HOTS!

The re-materialisation of the musical object, conference by Diedrich Diederichsen.

Based on three basic situations, I am going to discuss the possible results of the term non-cochlear1 and, in particular, its relationship with the comparison between artistic practices understood as genre, to finally come up with an imitation of this rhetorical idea, which will be the debate on the de-materialisation and re-materialisation of the musical object.

I would like to look at the case of non-cochlearity from these three perspectives. There is a similarity between the dual form in which an artistic practice observes the world and its competitors, other artistic practices and the way in which a capitalist entity, a company, sees the market on the one hand and its competitors on the other. This constellation leads to self-descriptions and definitions of an essential characteristic or advantage. Of a specific advantage or exclusive sales argument. In turn, the situation produces reassuring self-identities and, at the same time, movement and development. Therefore, there is an internal gap in each artistic practice, a place of translation or transformation that is in some way related to the definition of this specific advantage or essence. This definition either closes the gap or declares it to be a strong point. However, this internal gap is a reality of production and/or distribution and cannot be easily avoided.

Finally, we have the logic of institutionalisation. An artistic practice that becomes an institution has satisfactorily hidden or rendered invisible its internal translation problem. Now, a different logic comes into the debates and discussions in this field: the logic of revolution, Oedipus, the generational change, the unavoidability of technological change, etc.

Diedrich Diederichsen @ Hirugarren Belarria

Duration: 42:39

HOTS! RADIO #44 sarean

Nuevo podcast en nuestra radio online HOTS!

The re-materialisation of the musical object, conference by Diedrich Diederichsen.

Based on three basic situations, I am going to discuss the possible results of the term non-cochlear1 and, in particular, its relationship with the comparison between artistic practices understood as genre, to finally come up with an imitation of this rhetorical idea, which will be the debate on the de-materialisation and re-materialisation of the musical object.

I would like to look at the case of non-cochlearity from these three perspectives. There is a similarity between the dual form in which an artistic practice observes the world and its competitors, other artistic practices and the way in which a capitalist entity, a company, sees the market on the one hand and its competitors on the other. This constellation leads to self-descriptions and definitions of an essential characteristic or advantage. Of a specific advantage or exclusive sales argument. In turn, the situation produces reassuring self-identities and, at the same time, movement and development. Therefore, there is an internal gap in each artistic practice, a place of translation or transformation that is in some way related to the definition of this specific advantage or essence. This definition either closes the gap or declares it to be a strong point. However, this internal gap is a reality of production and/or distribution and cannot be easily avoided.

Finally, we have the logic of institutionalisation. An artistic practice that becomes an institution has satisfactorily hidden or rendered invisible its internal translation problem. Now, a different logic comes into the debates and discussions in this field: the logic of revolution, Oedipus, the generational change, the unavoidability of technological change, etc.

Diedrich Diederichsen @ Hirugarren Belarria

Duration: 42:39

Documentación DIEDRICH DIEDERICHSEN


Ya esta disponible online la grabación de la 
conferencia realizada el pasado día 15 de mayo por el crítico cultural Diedrich Diederichsen enArteleku, dentro del marco del proyecto HIRUGARREN BELARRIA. Para más información sobre la conferencia y el proyecto consulta la web hirugarrenbelarria.audio-lab.org.

La re-materialización del objeto musical
En el marco de tres situaciones básicas, voy a discutir los posibles resultados del término no-coclear1 y especialmente su relación con la comparación entre las prácticas artísticas entendida como género, para finalmente dar con una imitación de esta retórica idea, que será el debate de la desmaterialización y la rematerialización del objeto musical.